29 abril, 2024

Crossover Series '24 - Parte 3: El lado oscuro

Crossover Series ha concluido con su habitual fin de semana cargado de actividades en torno al mundo de las series, entre las que hemos destacado tres encuentros y un estreno para nuestra última crónica. Los abusos en la industria audiovisual y la forma en que están representados en las ficciones, la relación entre moda y series, y la última apuesta de Netflix por el true crime patrio, además de nuestro comentario sobre una de las series estrenadas en la edición de 2024 del festival donostiarra.

Francia ha vivido recientemente una convulsión dentro de su industria audiovisual, no solo por las acusaciones de violencia sexual por parte de varias mujeres contra el actor Gérard Depardieu, que ha dividido al sector, sino por la repercusión de la serie Icon of French Cinema (Arte, 2023), en la que la creadora y protagonista, Judith Godrèche, quien interpreta a una actriz que regresa a Francia después de una carrera en Hollywood, denuncia las situaciones de abuso que vivió cuando, con tan solo 14 años, tuvo una relación con el director Benoit Jacquot, que ella considera que fue abusiva. En la serie describe cómo los adultos le ofrecen alcohol en una cena tras una gala de los premios César hasta que se desmaya, o le gritan y le obligan a quitarse la camiseta en el set de rodaje. Lo más grave, sin embargo, es que Judith Godrèche afirma que cuando era adolescente nunca tuvo ningún apoyo por parte de la industria. En España, una investigación periodística de Ana Marcos, Gregorio Belinchón y Elena Reina destapó hace unos meses en un reportaje publicado en el diario El País el pasado 26 de enero, varias denuncias de mujeres contra el director de cine Carlos Vermut, que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián por su película Magical girl (2014). La mesa redonda Todas lo sabíamos ha abordado este tema, con la periodista Ana Marcos y la actriz Belén Barenys, co-creadora de la serie Autodefensa (Filmin, 2022). La investigación comenzó después de la denuncia que realizó en 2023 la actriz Jedet contra el productor Javier Pérez Santana por agresión sexual durante la fiesta posterior a los Premios Feroz, a la que se unieron la actriz Itziar Ituño, el director Marc Ferrer y el escritor Bob Pop, con los que el productor tuvo actitudes de acoso, aunque más de un año después todavía no ha comenzado el juicio. Ana Marcos relataba que "nosotros no teníamos una lista de nombres, ni la tenemos ahora. Lo que tenemos son los testimonios de las mujeres que nos llevaron a la primera pista sobre Carlos Vermut, como aparecieron otras. La investigación duró un año, con mujeres que no se conocían entre ellas, con las que hablamos durante mucho tiempo para convencerlas de que podíamos cambiar algo con sus testimonios. Y un año después, ya sé que nadie nos cree, pero fue una casualidad que se publicara el mismo día que la celebración de los Premios Feroz". 

Abusos de poder en Icon of French Cinema (Arte France, 2024)

Al margen de las propias denuncias, lo interesante del reportaje es cómo refleja por qué los agresores sexuales se sienten cómodos en determinados entornos como el cinematográfico: "Para nosotras era muy importante explicar qué dinámicas permiten que este tipo de persona acabe violando (si la justicia así lo dicta) a una mujer. Hay una serie de dinámicas y estructuras que permiten que el abuso de poder continúe y estos hombres lo saben". La complicidad del silencio también estuvo presente el día que se publicó el reportaje: "En la gala de los Premios Feroz ninguno de los que estuvieron en el escenario mencionó el tema, solamente María Guerra (presidenta de AICE), cambió su discurso. Pero fue una sola persona". El episodio Actos colectivos (T1E8) de la serie Autodefensa cuenta un intento de abuso por parte de un director a las dos protagonistas, a quienes propone un trío. Belén Barenys comentaba que "es uno de los capítulos que, escribiéndolo, le estuvimos dando muchas vueltas. Porque queríamos controlar muy bien lo que decíamos, y con el monólogo de las actrices con el que termina el episodio queríamos hacer algo de autocrítica también de ese postureo de las alfombras rojas como en los Goya, en la que nos ponemos un pin contra el acoso y 'tots ca pa casa'". La narrativa respecto a estos temas en las series se ha ido transformando con los años, como comenta Ana Marcos: "Recuerdo que las mujeres violadas en los procedimentales siempre eran prostitutas, strippers, drogadictas, era un prototipo de mujer estigmatizante, casi como que se lo buscaban. En ese momento no me daba cuenta de ese arquetipo de mujer violada que representaban. Y así se construyen narrativas y se perpetúan ideas en torno a las mujeres". Series como Podría destruirte (HBO Max, 2020), sin embargo, tienen una perspectiva con más matices: "A las víctimas de violación se les exige que tengan un relato coherente, que se acuerden de todos los detalles. Y si han salido de copas, el hecho de que las hayan violado no ha sucedido porque estuvieran borrachas. Ese tipo de cuestionamientos siempre sucede con el testimonio de las mujeres". 

Uno de los asistentes recordó el caso del fotógrafo José Juan Cabezudo, más conocido como Kote Cabezudo, que fue condenado a 28 años y dos meses de cárcel por delitos de agresión sexual, abuso sexual a menores de edad, elaboración y difusión de pornografía infantil y varios delitos de estafa entre 1992 y 2013. La miniserie documental En el nombre de ellas (Netflix, 2023) iba a estrenarse en noviembre de 2022 en Disney+, pero la plataforma decidió cancelar el estreno sin dar explicaciones y devolver los derechos a la productora. Finalmente, fue Netflix quien recuperó esos derechos para estrenar la serie en mayo del año pasado. Aunque no hay constancia de presiones claras por parte de la industria audiovisual española, es cierto que existen ciertas limitaciones a la hora de tratar estos temas. Para Belén Barenys, hay un condicionamiento económico: "En Autodefensa nos pudimos permitir hacer un episodio sobre un director abusador porque es Filmin, una plataforma pequeña, y era tan bajo el presupuesto que nos dieron que no tenían que rendir cuentas ni a sus inversores. Pero a un episodio así, estoy segura que ni Movistar ni Netflix ni una gran plataforma le hubiera dado luz verde".  

MARCANDO ESTILO

Uno de los aspectos menos abordados en los encuentros dedicados a series es cómo a través de ellas se han marcado tendencias y estilos de moda que han trascendido la pantalla. Pero el estreno reciente de varias producciones que tienen como protagonistas principales a grandes modistos y diseñadores ha relanzado el interés por este tema. Series estrenadas como Cristóbal Balenciaga (Disney+, 2024) y The new look (Apple tv+, 2024) se han acercado a grandes nombres de la moda, y en las próximas semanas se estrenarán también el documental Auge y caída de John Galliano (Kevin MacDonald, 2023) y la serie Becoming Karl Lagerfeld (Disney+, 2024). Tendencias: las series y la moda contó con la participación de Laura Chamorro, periodista del Grupo Diario Vasco y directora de San Sebastián Moda Festival, y Jokin Ayerregaray, periodista y estilista. En los años noventa, series como Friends (HBO Max, 1994-2004) marcaron ciertas tendencias, pero fue Sexo en Nueva York (HBO Max, 1998-2004) la que situó el mundo de la moda más allá de la televisión. Para Laura Chamorro: "Hay una evolución a lo largo de las temporadas. En las primeras la utilización de las tendencias y la incorporación de firmas es mucho menor que a medida que van pasando las temporadas. Para firmas como Fendi, Gucci, Dior o Chanel, la serie se convirtió en un escaparate para mostrar por ejemplo, el Baguette de Fendi, un bolso que viralizó Carrie, y las prendas de Galliano, que transmitían una imagen de mujer empoderada y abierta al mundo". Jokin Ayerregaray añade: "También introdujo el concepto de fast fashion, aquellas referencias que provienen de marcas de alta costura pero que la gente quiere tenerlas porque han aparecido en una serie, y entonces las marcas comienzan a producirlas para esos nuevos clientes".

Auge y caída de John Galliano (Kevin MacDonald, 2023)

Posteriormente, Gossip girl (Netflix, 2007-2012) supone un paso importante, según comenta Laura Chamorro: "Lo que hace esta serie es incorporar a las marcas norteamericanas. En Estados Unidos siempre han estado enamorados de la moda europea. Quitando a Halston, siempre han mirado hacia Europa. Y en esta serie empiezan a aparecer marcas estadounidenses como Michael Kors". Scandal (Disney+, 2012-2018) representa la incorporación de la diversidad racial a través de una mujer empoderada de raza negra. "Estamos hablando de una época en la que Barack Obama es presidente de Estados Unidos, y hay una evolución en la diversidad a través de las series y películas. Los estilismos son mucho más inspirables". Para Jokin Ayerregaray: "Es la primera vez que vemos a una mujer negra con la que se pueden identificar las mujeres y quieren copiar su estilo, y eso es un hito muy importante dentro de la creación de personajes desde el vestuario". Una de las anécdotas más conocidas de la serie es la afición al vino de Olivia Pope, como se muestra en un divertido homenaje en YouTube. De hecho, en una escena que se desarrolla en el episodio La última cena (T4E8), se introduce un Rioja Contador de 2005. 

La moda para hombres también ha sufrido una evolución en su representación en las series, a lo largo de los años 2000. Especialmente significativa es la transición a través de dos series clásicas. Mad men (MGM+, 2007-2015), estableció la conocida como "moda Don Draper", que se basaba en trajes con corbata que el diseñador Jamie Bryant creó para reflejar los estados de ánimo del personaje, introduciendo colores y patrones más atrevidos para sus momentos felices, que provocaron un interés por el estilismo masculino. Por el contrario, Succession (HBO Max, 2018-2023) fue la antítesis, prescindiendo de las corbatas y estableciendo, como afirmaba Laura Chamorro, "lo que se conoce como 'lujo silencioso', donde no están tan presentes las marcas, de ahí el resurgimiento de firmas como Loro Piana. Es decir, llevar una prenda sin que se refleje lo que cuesta, dando carpetazo a la logomanía. Y toda la corriente actual está inspirada en series como ésta". Tanto ha sido el interés despertado por la serie que la cuenta de instagram Succession Fashion ofrece una relación del vestuario y complementos que se ven en la serie. Mientras que en The Crown (Netflix, 2016-2023), el vestuario se utiliza para marcar la evolución histórica: "Algo que tiene esta serie es que hace un repaso a la historia de la realeza inglesa y cómo va evolucionando el vestuario. Paro la reina, esa figura más clásica, tarda más en evolucionar, mientras que sus hijos y nietos muestran tendencias que nos pueden resultar conocidas, y con las que nos podemos sentir más identificados". "Lo más complicado era mostrar los estilismos de Lady Di", afirmaba Laura Chamorro. "Porque están muy fotografiados y hoy en día siguen muy vigentes. Los escotes, los pliegues, la largura de los vestidos y el peinado están muy logrados. Y es complicado porque es el más contemporáneo y sigue estando presente". 

Jokin Ayerregaray colaboró en el departamento de vestuario de la serie Cristóbal Balenciaga (Disney+, 2024), destacando el hecho de hacer un trabajo notable con un presupuesto muy inferior a series como The new look (Apple tv+, 2024): "Los directores trataron la moda como un personaje, e incorporaron a una persona junto a ellos en el rodaje, un asesor de costura, alguien que se dedica a hacer prendas a mano, a medida. Eso se une a que la directora de vestuario decidió que todo se iba hacer como se hacía en esa época". Pero también señala un aspecto importante de este tipo de biopics de grandes nombres de la moda: "Una cosa destacable es que se hace un blanqueamiento sobre su carácter. Porque son figuras que tenían un gran carácter, que igual hoy en día lo podríamos entender pero que en aquella época estaba fuera de contexto. Y tenían formas de trabajar que actualmente no toleraríamos. Pero hay series como Halston (Netflix, 2021) que sí muestran al diseñador dentro de su realidad, sin complejos para contar muchas cosas que pasan dentro del mundo de la moda, como el hecho de que su propio le condujo a la autodestrucción. En ese sentido, ésta serie sí representa lo que otras intentan esconder". 

LA HUELLA DEL TRUE CRIME

Recién estrenada la miniserie El caso Asunta (Netflix, 2024), el actor Tristán Ulloa y el productor Ramón Campos, co-fundador de Bambú Producciones, participaron en el encuentro Series Gourmet. La productora ya había realizado anteriormente la miniserie documental El caso Asunta (Operación Nenúfar) (Netflix, 2017), en la que se incluyó una de las cartas que Alfonso Basterra había enviado a Ramón Campos: "Alfonso y yo empezamos a tener correspondencia desde el año 2016 y desde entonces la seguimos teniendo. Antes no se podía entrar en las cárceles. La Sexta emitía el programa Encarcelados (2013), pero eran todas cárceles extranjeras. Alfonso decidió no darme nunca una entrevista y entonces decidimos tener una relación epistolar, y a día de hoy sigo escribiéndome con él intentando entender qué pinta en todo esto". Tristán Ulloa había participado en otras producciones de Bambú como Fariña (atresplayer, 2018): "Yo estaba terminando el rodaje de Berlín (Netflix, 2023) y Ramón me envió el guión. Y antes de poder empezar a leerlo, recibo un montón de información. Entonces me doy cuenta del calado que tenía la historia y me empezó a entrar miedo". La actriz Candela Peña en principio iba a ser la agente de policía que interpreta María León, pero se ofreció para hacer una prueba para la protagonista. Tristán Ulloa recuerda que "me enviaron la prueba de Candela y me cagué encima. Pero al mismo tiempo pensé que no podía rechazar esto. Yo decidí irme con mi familia a Noia, donde había estado durante el rodaje de Fariña. Y cuando terminaba de rodar me iba a la playa con mi mujer y mis hijos. Pero Candela tenía otro proceso, ella se encerraba en la habitación del hotel y no quería saber nada de nadie". 

La implicación de la actriz en el personaje se ha trasladado a la promoción, en la que unas declaraciones de Candela Peña refiriéndose a que no iba a ver la serie indicaba cierta tensión con el productor. Tristán Ulloa explicó esta reacción: "Teníamos una escena en el episodio 24 horas (T1E5), que es el episodio de las teorías, en la que Alfonso y Rosario discuten. Era una secuencia rodada sin cortes con cámara en mano, que duraba casi siete minutos, muy al estilo de Una mujer bajo la influencia (John Cassavetes, 1974). Era muy emocional, y el director Carlos Sedes nos dijo que nos dejáramos llevar. Y hubo acercamientos, pero también llegamos a la agresión física. Cuando Candela vio el episodio se cabreó mucho porque no se había mantenido la secuencia completa. Yo la entiendo, porque habíamos dejado mucho en esa escena. En el montaje dejaron cosas fuera porque no se quería trasladar la idea de que había malos tratos en la pareja. Pero ella empezó a decir que no quería ver la serie". 

El caso Asunta (Netflix, 2024)

Para Bambú Producciones, Fariñas supuso el reconocimiento de la crítica, pero han quedado algunos curiosos flecos judiciales, como recuerda Ramón Campos: "Hacemos la serie sin, por supuesto, pedir permiso a los narcos. Y entonces Laureano Oubiña nos pone una demanda porque dice que he traumatizado a sus nietos porque han visto follar a sus abuelos. Y además nos acusa de decir que es un narco, un tipo que hizo una serie que se titulaba Yo fui un narco (Discovery Max, 2018). Nosotros ganamos el primer juicio, con las costas, pero Oubiña se declara insolvente y no me paga el abogado. Sin embargo, nos pone una segunda demanda". Respecto a El caso Asunta, el productor recuerda que "Netflix tiene una cosa buena, que no pasa con todas las plataformas. Yo he trabajado con todas excepto con Disney y HBO Max. Entonces todo el departamento de marketing se reunió conmigo, les expliqué lo que queríamos contar, me hicieron muchas preguntas. Y de esa reunión salió la frase de publicidad de la serie “Éramos una familia normal”. En Netflix son muy talent friendly, que ahora está muy de moda. Ellos están muy a favor de los creadores, y eso no pasa en todas las plataformas". Pero sí hubo propuestas de cambios que Ramón Campos considera acertadas: "El arranque de la serie es la recreación de la entrevista para la adopción, pero la que había sobre guión era el principio del capítulo 6, 'El juicio' (T1E6), con la escena del baile en el cabaret. Diego Ávalos y Verónica Fernández, de Netflix, me dijeron que ese inicio podía confundir al espectador, y que con el que tenemos ahora se situaba mejor la historia. Y tenían razón. Netflix también nos dijo que no cuando presentamos una opción de incluir al final de cada episodio las secuencias que habíamos clavado de la realidad, en un montaje paralelo con las secuencias reales. Ellos nos dijeron que era una virguería, pero que resultaba innecesario. Y creo que también tenían razón". 

Aunque hay un momento de la temporada en la que se plantean diversas teorías de lo sucedido (en realidad, se rodaron cuatro posibilidades, pero dos se quedaron en la mesa de montaje), para Tristán Ulloa, la serie "no trata de decidir si los padres son culpables o inocentes. Yo creo que el reto era mayor. El reto era poner encima de la mesa cierta responsabilidad como sociedad. ¿Es posible que dos personas entren en una sala de juicio siendo ya sentenciados? No se cuestiona la culpabilidad o inocencia de estas personas, sino que se cuestiona un sistema". A lo que Ramón Campos apunta que el tema principal de El caso Asunta es "los vasos vinculantes entre la justicia y los medios de comunicación. La periodista Cruz Morcillo, colaboradora del programa de Ana Rosa, publicó un libro dictado por el juez instructor del caso en diciembre de 2014, meses antes del juicio. En ese libro, entre otras lindezas, el juez instructor dice: “En la memoria de todos los que estábamos allí quedan las bermudas con manchas de semen de Alfonso Basterra y salpicaduras en la pared”. Eso provoca que en la cárcel le consideren un pederasta. Yo tuve la fortuna de hablar con los investigadores que estuvieron en esa habitación durante el registro y les pregunté: “¿Dónde está en la instrucción el informe que dice que había salpicaduras de semen en la pared?” Y me contestaron que no se encontró semen". En una entrevista reciente, el juez José Antonio Vázquez Taín afirma que la defensa se agarró a esta posible incongruencia, cuando en la instrucción nunca se consideró esta posibilidad (20 Minutos, 28/4/2024)

Tor. Una historia de Carles Porta (3Cat, 2024)  

Respecto a los true crime, Ramón Campos añade una reflexión: "Hay un documental que emitió Netflix, [13 días (Netflix, 2023)] sobre el caso del pequeño Julen, un niño que cayó a un pozo. Cuando hacen el documental, en el que yo esperaba que criticasen el tratamiento que le dieron los medios de comunicación, cuando todo el mundo sabía que ese niño estaba muerto, cogen al padre y a la madre de Julen y los ponen a actuar. Era una recreación en un descampado, pero con los padres reales. Yo hice una serie documental con Isaki Lacuesta para Movistar+, [Bajo escucha. El acusado (2019)] sobre un crimen en Almonte, donde mataron a un padre y una hija con 104 puñaladas. Hicimos una rueda de prensa y se anunció el estreno, pero cuando vi que el primer episodio comenzaba con una entrevista al abuelo de la niña asesinada, llamé a Movistar y les dije que eso no se podía emitir. Un ejecutivo de Movistar, que ya está jubilado, me dijo: “Ramón, para hacer true crime hay que tener tragaderas”. Yo le contesté: “No, hay que tener ética”. Y empezaron a decirme que hiciera cosas que yo no quería hacer. Así que les re-compré los derechos por 500.000 € y lo tengo guardado". La razón de la cancelación que se publicó en los medios era que la serie no se emitió por una publicación del hermano y tío de las víctimas en redes sociales en la que afirmaba que el documental no contaba con la autorización de las familias. Ramón Campos tiene una buena relación con Carles Porta: "Nos pasamos nuestras producciones y las comentamos. Discutimos mucho, porque él es independentista y yo no, él es muy amigo de Puigdemont y yo evidentemente no. Y además tenemos dos aproximaciones muy diferentes al true crime. Él no admite la reflexión, sino que trabaja más la empatía del espectador, mientras que yo creo que lo necesario es buscar la reflexión. Pero pienso que Carles Porta ha revolucionado el true crime en España". Tor (3Cat, 2024) es la última serie que acaba de estrenar en TV3 y 3Cat, un formato similar al de los especiales de Crímenes (3Cat/Movitar+, 2020-), pero con un nivel de producción sobresaliente, que recuerda a los documentales true crime nórdicos. Es un western rural sobre una disputa entre los habitantes de una zona montañosa al que Carles Porta ha dedicado 30 años de investigación.  

Ramón Campos comentó que estuvo a punto de retirarse porque no le gusta cómo funciona el audiovisual en la actualidad. Uno de los proyectos más acariciados es el de adaptar el libro de Sergio Pascual sobre Podemos, Un cadáver en el Congreso (2022, Ed. Altamarea Ediciones), cuyos derechos compró, pero el mundo de la política sigue siendo un tema tabú en España. "La historia de Podemos, que todavía estamos luchando por sacarla adelante, es maravillosa, porque es la historia de un grupo de amigos que sueñan con cambiar la política, y la política se los come con patatas. Pablo Iglesias lleva a sus hijos al mismo colegio que Carolina Bescansa, y se cruzan por el pasillo y ni siquiera se hablan. Los que juntos crearon Podemos. Y para mi esa era la imagen final. Lo llevé a todas las cadenas en abierto y a todas las plataformas, y solo un ejecutivo se interesó por ella. Pero tienen que rendir cuentas a otros jefes. Yo quiero venderle a quien me va a comprar. Si llevo una serie a Antena 3 y José Antonio Antón me la compra, sé que se va a hacer. Pero me voy a HBO y si Miguel Salvat [el ejecutivo salió de Warner Bros. Discovery a finales del año pasado] me compra una serie, él tiene que ir a Londres a defenderla ante sus jefes. Y a lo mejor a un señor en Londres no le gusta la serie. Al final, aquel ejecutivo que se interesó por la serie de Podemos, se marchó de la plataforma y se quedó en el aire. Todo lo que tenga que ver con política está muerto en España".

Todos los encuentros se pueden visionar en el canal de YouTube Crossover Series Festival

ESTRENOS EN CROSSOVER SERIES

Without sin: Libre de culpa

Reino Unido 2022 | 4x46' | AXN Now | ★☆☆ 

Creada por Frances Poletti | Dirigida por Al MacKay

BAFTA TV '23: Nominada Mejor Actriz (Vicky McClure)


Poco después de terminar la serie Line of duty (Netflix, 2012-2021) y antes de embarcarse en la adrenalínica Trigger point (Movistar+, 2022-), la actriz Vicky McClure se reencontró con el actor Johnny Harris, con el que había coincidido en la trilogía This is England (Channel 4, 2010-2015). En este debut de la guionista Frances Poletti para ITV, ella interpreta a una madre que afronta el drama de la muerte hace tres años de su hija adolescente Maisy (Justine Emma Moore), enfocándose en su nuevo trabajo como taxista. Stella (Vicky McClure) intenta resolver de alguna manera las cicatrices psicológicas que soporta formando parte de un programa de reconciliación que organiza encuentros entre los familiares de las víctimas y los culpables que cumplen condena. Pero cuando se reúne con Charles Stone (Johnny Harris), condenado por la muerte de Maisy, el resultado no solo no es tranquilizador sino que abre numerosas preguntas sobre lo que ocurrió realmente la noche que su hija fue asesinada. A lo largo de los cuatro episodios que componen la miniserie Without sin. Libre de culpa (AXN Now, 2022), que ahora llega a España, la protagonista comienza a investigar la implicación que pudo tener una familia de mafiosos y la relación que existe con otra joven desaparecida, Cloe (Elise Ackerman), que parece tener información sobre los acontecimientos reales. El desarrollo de este drama criminal no es demasiado arriesgado, y en cierta manera se pueden adivinar los pasos que seguirá la protagonista y las consecuencias que tendrá su empeño en averiguar la verdad en la relación con su ex-marido Paul (Perry Fitzpatrick) y con Roman McKeller (Con O'Neill), el líder de la familia mafiosa. Pero la serie plantea desde su mismo título la delgada línea que separa la culpabilidad de la inocencia conforme Stella profundiza en su investigación, planteando dudas sobre si la víctima estaba libre de culpa o si el supuesto culpable puede llegar a ser realmente inocente. Estableciendo dos líneas paralelas que transcurren dentro y fuera de prisión, la subtrama carcelaria resulta a veces demasiado convencional, con Charles actuando como protector de Jamal (Callum Fuller), un joven que acaba de entrar en prisión y que parece carne de abusos en un entorno violento y opresivo. 

Lo más interesante de esta producción británica cortada bajo el patrón de las series de ITV, es la manera en que plantea la transversalidad del tráfico de drogas en el entorno de la clase media y la forma en que se contagia a través de diversos vínculos que acaban estableciendo un círculo de poder y dependencia. El personaje de Stella también arrastra un sentimiento de culpa porque la noche en que murió su hija ella se encontraba en una fiesta con unos amigos y no prestó demasiada atención a Maisy, de manera que la sombra de la responsabilidad también la ha acabado afectando. Vicky McClure es una actriz especialmente dotada para estos papeles dramáticos, aunque la consecución de este tipo de personajes que están afectados por el trauma, algo parecido al papel que interpreta en Trigger point, puede revelar algunos tics que se repiten, al igual que esa cara de amargura constante que ha convertido en un sello personal. En este sentido, es más acertado el trabajo de Johnny Harris, al que también podemos ver en Un caballero en Moscú (SkyShowtime, 2024), que representa los matices de los problemas psicológicos que ha venido enfrentando en los últimos tres años, aunque no se explica demasiado bien en la serie por qué ha esperado tanto tiempo para reclamar su inocencia, porque la desaparición de Cloe resulta un catalizador poco creíble para un hombre que ha aceptado estar en la cárcel hasta entonces. El mayor peligro de este tipo de dramas que juegan en sud esarrollo con las medias verdades es que el desenlace no termine siendo demasiado convincente, pero en el caso de Without sin. Libre de culpa la resolución contiene algunos elementos de sorpresa que funcionan adecuadamente bien, subrayando la idea de que la culpabilidad y la inocencia son dos conceptos que a veces no están definidos con claridad. 


______________________________________
Series mencionadas: 

Tor se estrena en 3Cat el 29 de abril.
Auge y caída de John Galliano se estrena en cines el 10 de mayo.
Without sin: Libre de culpa se estrena en AXN el 11 de mayo.
Becoming Karl Lagerfeld se estrena en Disney+ el 7 de junio.


27 abril, 2024

Crossover Series '24 - Parte 2: Realidad y ficción

El último fin de semana en Crossover Series ofrece una programación amplia con varias mesas redondas y estrenos de producciones que llegarán a las plataformas este mes de mayo, como Marbella (Movistar+, 2024), Without sin (AXN, 2022) y Las largas sombras (Disney+, 2024). Una de las series españolas de mayor éxito reciente ha sido Reina roja (Prime Video, 2024-), un thriller ambicioso que ha contado con un notable trabajo de efectos visuales, que se ha concretado en casi 1400 planos con efectos, recreaciones de espacios oníricos, monos 3D, explosiones y persecuciones de coches. Miopia FX es una empresa de efectos visuales fundada en 1999 que ha trabajado recientemente en producciones como La sociedad de la nieve (J.A. Bayona, 2023), Perverso (Prime Video, 2024) o Moscas (ViX, 2023) y en proyectos internacionales como Juego de tronos (HBO Max, 2011-2019) e Inside No. 9 (Filmin, 2014-), además de haber conseguido numerosos premios en el campo publicitario. 

La mesa redonda VFX: Recreando el universo de Reina Roja contó con la participación de Koldo Serra, uno de los directores de la serie, Fernando Guerrero, supervisor de Efectos Visuales, y Adriana Izquierdo, productora de Prime Video España. La serie planteaba un reto desde el principio, según Koldo Serra: "Yo entré en el proyecto cuando los guiones ya estaban escritos y me pareció muy ambiciosa visualmente. Así que cuando leí los guiones la primera pregunta que hice a Prime Video fue: '¿Esto se va a hacer bien?'. Porque alucino con lo que está escrito, es muy complicado de rodar, va a ser divertido afrontar este reto, pero quiero saber si se va a contar con un buen equipo y si vamos a tener tiempo para hacerlo". El granadino Fernando Guerrero es un técnico freelance que ha estado ligado a empresas de efectos visuales como Weta Digital, El Ranchito o Framestore, trabajando en producciones internacionales como Un monstruo viene a verme (J.A. Bayona, 2016), La bella y la bestia (Bill, Condon, 2017), Logan (James Mangold, 2017) o The Mandalorian (Disney+, 2019-): "Lo más difícil era recrear ese mundo psicológico de la protagonista. Porque todo el mundo sabe cómo son unos monos, pero el diseño de los efectos más abstractos sí que tuvimos que pensar bien cómo lo abordábamos, porque podía salir cualquier cosa". 

© Miopia FX
Reina roja (Prime Video, 2024-) Fotogrametría efectuada por un dron para escanear el espacio 

Reina roja ha contado con unos 1400 planos de efectos visuales, algo inusual en España, incluso en cine. "Yo rodé la película Gernika (2016), que tiene muchos efectos visuales, pero no llegaba a los 450 planos". A lo que Fernando Guerrero apunta que "es una cantidad parecida a una película de Marvel, que suele oscilar entre 1400 y 1600 planos de efectos visuales". En muchas secuencias se utiliza la técnica de la fotogrametría, como en el salón donde se encuentra la primera víctima en el episodio Un salto (T1E1), que fue recreado casi completamente de forma digital: "Lo que hacemos es escanear todo el espacio utilizando un dron que tira muchas fotos y después un software las une para sacar un modelo muy básico en 3D, sobre el que esculpimos el modelo tal como se necesita". Pero también hay efectos visuales en muchas secuencias en las que pasan más desapercibidos, como la persecución en una autopista en el episodio Un tatuaje (T1E2), en la que todos los elementos están creados en postproducción, como explicaba Koldo Serra: "Teníamos una persecución de cuatro páginas y encontramos una carretera cortada al público, pero que no tenía quitamiedos, radares, puentes, farolas, ni siquiera las líneas discontinuas. Todo eso hubo que hacerlo digitalmente. Otro problema que surgió es que el modelo de coche que describe Juan Gómez Jurado en la novela es el último modelo de Audi, que está preparado para que si se acerca otro coche, se detenga. De manera que no podíamos derrapar, no puedes acercarte a otros coches... así que utilizamos un modelo de Audi anterior y en todos los planos está sustituido digitalmente con el modelo correcto". El equipo de efectos visuales de Reina roja estuvo formado por unas 45 personas, algunas de ellas trabajando en remoto desde Polonia y Gran Bretaña. 

DINÁMICAS DE PODER

La realidad y la ficción están ligadas a uno de los géneros que ha proporcionado algunas de las mejores historias al formato de series. En la mesa redonda sobre Política y Ficción, se habló de esta relación que parece retroalimentarse no solo desde lo que ocurre en el mundo real sino también cuando éste adquiere ciertos tics que provienen de su propia representación en la pantalla. Uno de los temas tratados en este encuentro fue la manera en que la política ha acabado imitando a la ficción, como apuntaba el periodista Pedro Vallín (1971, Asturias), autor del libro ¡Me cago en Godard! Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progre (2019 Ed. Arpa Editores). Las últimas temporadas de El ala Oeste de la Casa Blanca (HBO Max, 1999-2006) introdujeron al candidato demócrata Matt Santos (Jimmy Smits), que estaba inspirado en la convención demócrata que elige a John Kerry frente a Obama: "Así que para concluir la serie introducen un candidato que se parece a éste pero que es latino, porque no creían que un afroamericano podría llegar a la Casa Blanca. La temporada de la campaña entre el republicano moderado Arnold Vinick (Alan Alda) y Santos fue calcada dos años después en la campaña entre John McCain y Barack Obama, incluso en los debates". La mesa redonda, en la que también participó Emilio Doménech (1990, Alcoy), periodista que sigue las campañas electorales de Estados Unidos para medios como La Sexta y Newtral, comentaba que "para reflejar la política de hoy en día es difícil hacerlo mejor que con el sci-fi, y una serie como The Expanse (Prime Video, 2015-2022) habla de cómo la clase trabajadora está tirando hacia las derechas y la clase más profesional, la gente con estudios universitarios, está tendiendo hacia las izquierdas. Habla sobre cómo las desigualdades están permitiendo el ascenso de figuras neo-pseudo fascistas y mesiánicas". A este respecto, Pedro Vallín apuntaba que "la versión original de Galáctica (Richard A. Colla, Alan J. Levi, 1978), la de los ochenta, es belicista y promueve armarse para mantener la paz. La serie nueva le da la vuelta a esto, y la recomiendo como reflejo de la convivencia entre tres poderes: el militar, el civil y el religioso". 

Power play (Filmin, 2023) una premiada serie sobre el mundo de la política

La política española, estos días en jornada de reflexión sobre su futuro, ha sido reflejada en series como Vota Juan (HBO Max, 2019-2022), sobre la que Pedro Vallín recordaba una frase de Daniel Castro, uno de sus guionistas: "El ala Oeste de la Casa Blanca es lo que la política española querría ser, Barón Noir (Canal+, 2019) es lo que cree que es y Juan Carrasco es lo que en realidad es". Para Emilio Doménech, The good wife (SkyShowtime, 2009-2016) es un ejemplo de serie política "por todas las dinámicas de poder en el sistema judicial norteamericano. Es muy divertida, aunque más tarde perdió esa diversión con The good fight (SkyShowtime, 2017-2022). En las últimas temporadas los creadores Michelle y Robert King, se obsesionan demasiado con Donald Trump, que había ganado las elecciones en 2016, y representa un poco a esos votantes demócratas que se sintieron como atrapados". Para ambos, las series estadounidenses sobre política han experimentado una tendencia hacia la representación de las conspiraciones, desde Homeland (Disney+, 2011-2020) hasta The diplomat (Netflix, 2023-), que refleja el estado de paranoia en el que Estados Unidos vive actualmente. "A mi lo que me dan miedo son los evangélicos carismáticos y los pentecostalistas, que en Estados Unidos están vendiendo profecías de una manera muy ligada a la política. Y eso es un imaginario que puede dar un salto al mundo de la política, como cuando ven a Donald Trump como una especie de Mesías". Quizás la serie política más representativa en la actualidad es Shōgun (Disney+, 2024), que para Pedro Vallín es "un juego de poder que, al basarse en una novela de hace años, no está regida por la narración contemporánea, que necesita un giro de guión constante. Yo creo que en el episodio dos puedes saber exactamente hacia dónde va la historia". La mesa redonda estuvo muy enfocada en la producción de Hollywood, demostrando cierto desconocimiento de la importante producción de género político que se ha hecho en Europa, desde Yo, Claudio (BBC, 1976) o Castillo de naipes (House of cards) (BBC, 1990-1995) hasta ejemplos recientes como The Minister (Filmin, 2020), Exterior noche (Filmin, 2022) o Power play (Filmin, 2023). Cuando algunos asistentes nombraron series como Sí, Primer Ministro (BBC, 1980) o Borgen (Netflix, 2010-2022), a los dos invitados parecían sonarles a chino, pero lo cierto es que las dinámicas de poder están muy presentes en algunos proyectos que se presentaron este año en Séries Mania, como la francesa Dans l'ombre (France 2, 2024), sobre las primarias de un partido de derechas para las elecciones de 2025 o la australiana House of Gods (ABC, 2023), que aborda los entramados de poder dentro de una mezquita en Sidney, en la que se enfrentan una visión más progresista y otra más conservadora.  

Todos los encuentros se pueden seguir en directo y visionar posteriormente en el canal de YouTube Crossover Series Festival

ESTRENOS EN CROSSOVER SERIES

Marbella

España 2024 | 6x50' | Movistar+ | ★☆☆ 

Creada por Alberto Marini, Dani de la Torre | Dirigida por Dani de la Torre, Oskar Santos


Esta semana ha dado la vuelta al mundo el error judicial cometido en España que ha dejado libre al líder de la llamada Mocro Mafia holandesa, Karim Bouyakhrichan, que llegó a amenazar a la princesa de Holanda. Marbella (Movistar+, 2024), la nueva serie de Dani de la Torre y Alberto Marini, responsables de La Unidad (Movistar+, 2020-2023), comienza en el puerto de Rotterdam y lleva hasta la costa marbellí a Yassim (Khalid El Paisano), uno de los líderes de la mafia marroquí asentada en los Países Bajos, que solo tiene por encima al gran jefe que actúa desde Dubai. La idea de la serie surgió de una noticia real, cuando en 2021 los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano publicaron en El País el reportaje titulado Marbella, sede global del crimen organizado, en el que describían el mundo de ostentación de las diferentes organizaciones mafiosas internacionales que actúan en Marbella. La localidad malagueña ha tomado un protagonismo especial en la última producción española, con Los Farad (Prime Video, 2023) describiendo el auge del tráfico de armas en los años ochenta, mientras que la nueva serie producida por Daniel Écija, Eva & Nicole (atresplayer, 2024), se mueve en los círculos de la jet set marbellí, también en esa época. Producida por Buendía Estudios Canarias, parte de la serie ha sido rodada en Las Palmas de Gran Canaria, que se beneficia de un incentivo fiscal especial, y los interiores en Madrid, pero consigue transmitir ese lujo macarra de chandals coloristas con relojes de marca que reflejan la ostentación de los líderes de las mafias. El giro que la diferencia es un punto de vista externo a través del abogado César Beltrán (Hugo Silva), un profesional pragmático que encuentra en ese entorno el medio apropiado para llevar él mismo una vida de lujo, pero manteniendo las distancias. Tiene una capacidad innata para minimizar las consecuencias legales de los excesos de algunos mafiosos violentos como John White (Michael John Treanor) del clan de Liverpool, y pone su punto de mira en Yassim, un recién llegado que puede girar la balanza dentro de su particular competición con el abogado Esteban Setién (Fernando Cayo).

Los creadores de la serie hablan de referentes como el cine de Martin Scorsese, especialmente Uno de los nuestros (1990) y El lobo de Wall Street (2013), lo cual es apuntar muy alto, porque Marbella nos recuerda más a esas series británicas de gángsters horteras como A town called Malice (SkyShowtime, 2023) o las primeras películas de Guy Ritchie como Lock & stock (1998). Dani de la Torre comentaba en la presentación en Crossover Series que "pensamos en una protagonista femenina pero nos dijeron que no era creíble, que los mafiosos de Marbella nunca confiarían en una abogada. Es un mundo machista en el que ven a las mujeres al mismo nivel que sus relojes o sus coches". Y como afirma César en el Episodio 4: "Un coche en Marbella es más que un medio de transporte. Un coche te define, te sitúa, te marca". De manera que son las parejas de los protagonistas, Anne (Aurora Moroni) y Katy (Ana Isabelle Acevedo) las que representan ese poder femenino en la sombra, emprendedor pero asumiendo un papel secundario, mientras que el contrapunto de César es la inspectora Marta (Elvira Mínguez), una veterana policía que ha llegado a cierta desilusión porque no solo resulta imposible acabar con las mafias, sino que se introducen nuevas organizaciones como la Mocro Mafia, aumentando la violencia, aunque Marbella sea una ciudad segura a niveles de criminalidad urbana. Este entorno está bien descrito, aunque el recurso de la ruptura de la cuarta pared por parte de César le da a la historia un tono que parece buscar protección en un aspecto de fábula, mientras lanza algunas frases que muestran su cinismo, como en el Episodio 3: "Yo sé de dónde viene mi dinero, no lo escondo. Pero te digo que es el mismo lugar de donde probablemente viene también el tuyo, trabajes en Correos, o seas médico dentista o fontanero. La diferencia es que yo lo asumo". 

A pesar de cierto aire despreocupado sin ser exactamente una comedia, Marbella nunca llega a parecer demasiado relevante en sus planteamientos, adoptando tal fascinación por la representación del lujo histriónico que le impide profundizar en el mundo que retrata. Mientras se plantea un personaje interesante como el de la policía desilusionada Marta, a la que no saca mucho partido, evita las referencias a la corrupción política y se mantiene siempre en un nivel superficial. Sin ser aburrida, carece de elementos que la hagan realmente destacable, mientras construye una trama principal que involucra a César de manera cada vez más peligrosa en la criminalidad, una línea que siempre se había propuesto no cruzar. Mejora con el crescendo, con un plano secuencia en el Episodio 5 que transforma la habitual persecución en un ejercicio de tensión muy logrado, mientras el recurso de las serpientes refleja esa amenaza que se desliza bajo un entorno de opulencia, como la descripción que un abogado de la zona hizo de Marbella: "Un jardín del Edén donde hay cien manzanas, pero también doscientas serpientes". Hugo Silva se encuentra cómodo en este abogado, que tiene esa simpatía cínica de su personaje en Nasdrovia (Movistar+, 2020-2022) una serie con un tono muy parecido a ésta, incluidas las rupturas de la cuarta pared, lo cual indica que Movistar+ está comenzando a repetir fórmulas. El rapero Khalid El Paisano es un mafioso convincente en su primer papel, y en la presentación de la serie hacía una referencia irónica al hecho de que interpretaba "a un marroquí malo, que no suele ser habitual", reflejando esa tópica representación racializada en el audiovisual español. Y sorprende la naturalidad de Manuela Calle como Alexandra, la hija de Katy, que consigue interpretar a una adolescente sin que resulte irritante, el único elemento de la familia que intenta ser una persona normal. Entretenida sin mucho más, Marbella prefiere flotar sobre la realidad de la costa malagueña antes que bucear en ella. 
 
Marbella se estrena en Movistar+ el 2 de mayo.
Las largas sombras se estrena en Disney+ el 10 de mayo. 
Without sin: Libre de culpa se estrena en AXN el 11 de mayo.
______________________________________
Películas mencionadas: 

La sociedad de la nieve se puede ver en Netflix.
Un monstruo viene a verme se puede ver en Netflix y Prime Video.
La bella y la bestia y Logan se pueden ver en Disney+. 
Uno de los nuestros se puede ver en Filmin, HBO Max y Movistar+.
El lobo de Wall Street se puede ver en Netflix, Prime Video y SkyShowtime. 
Lock & Stock se puede ver en MGM+. 

25 abril, 2024

Crossover Series '24 - Parte 1: Guionistas e intimidad

La séptima edición de
Crossover Series, promovida por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y organizada en colaboración con la agencia cultural Kultur Factory, se celebra durante esta semana en Donostia San Sebastián con encuentros relacionados con la cultura de las series a través de mesas redondas y debates que abordan diferentes aspectos. Con temas como los dramas diarios, la intimidad y las redes sociales que se muestran en Red flags (atresplayer, 2024), los efectos visuales en Reina roja (Prime Video, 2024), el mundo de la política en la ficción, la representación de los abusos de poder en la televisión o la buena relación entre series y moda que estamos viendo en los últimos meses, el festival ofrece una buena panorámica del sector audiovisual. Como es habitual, también se presentan algunos adelantos de series como Un revés inesperado (SkyShowtime, 2024), Marbella (Movistar+, 2024), Without sin (AXN Now, 2022) y Las largas sombras (Disney+, 2024), que clausura el festival el sábado 27 de abril.

Crossover Series sin embargo tuvo un pequeño adelanto la semana pasada con la presencia de la escritora y guionista Robin Green (1945, Rhode Island), quien presentó la edición en español de su libro La única chica (2018, Ed. Liburuak) en el que repasa su trayectoria, primero como una reconocida articulista para la revista Rolling Stone y más tarde escribiendo guiones para series tan populares como Doctor en Alaska (Filmin, 1990-1995) y Los Soprano (HBO Max, 1999-2007), además de ser la creadora del drama policíaco Blue bloods (Movistar+, 2010-2024). El libro, que publicó originalmente en 2018, hace referencia a la circunstancia de que ella ha sido muchas veces "la única chica" en las redacciones y las mesas de guionistas en las que ha trabajado, pero afirma que "nunca he experimentado ningún tipo de sexismo. Me han tratado como a una igual. Y en televisión tampoco, no ha habido ninguna atmósfera sexista hacia mí como mujer. No sé por qué, pero en mi caso no lo he sufrido". Mientras trabajaba en Marvel Comics, cuenta que durante una pausa para almorzar leyó la revista Rolling Stone por primera vez: "Abrí un ejemplar de Rolling Stone en la esquina de la calle 57 de la 5ª Avenida, y vi que representaba una nueva voz, la voz de la juventud. Así que dejé mi trabajo e intenté conseguir un puesto de secretaria. Yo solo quería ser parte de aquello, no pensaba que podría acabar escribiendo para Rolling Stone. De manera que fue un sueño cumplido que ni siquiera había imaginado". Su primer reportaje fue precisamente sobre Marvel Comics, que conocía bien después de haber trabajado en sus oficinas, y se lo publicaron en portada. "Ese fue un buen comienzo. A lo largo de cuarenta años de carrera he escrito muchos reportajes, pero quizás el que me puso en el mapa fue un perfil de Dennis Hopper, que muchos escritores importantes consideran como uno de los artículos que sacudieron Hollywood". La entrevista, publicada en mayo de 1971, está considerada como una de las descripciones más agudas de la historia del periodismo cultural, un encuentro que se convirtió en un enfrentamiento con un actor prepotente que la despreciaba y una fotógrafa (Annie Leibovitz) que no la entendía, como se describió años después en una crónica en Rolling Stone (17/8/2018), con motivo de la publicación de su libro.

Después de dejar la revista tras negarse a escribir un artículo sobre la familia Kennedy, Robin Green comenzó a trabajar como guionista. "Mi llegada a la televisión fue progresiva, pero empecé a trabajar realmente cuando ya tenía cuarenta años. Para mí es más satisfactorio, porque el periodismo es más cerebral, mientras que el trabajo que hago para televisión está relacionado con los personajes, y tiene más relación con el corazón. Escribir un libro es una combinación de ambas cosas". Esto la condujo a participar en dos de las series más relevantes de los años noventa: "No fui la creadora de Doctor en Alaska, que ideó John Falsey, pero sé que la película Local hero (Un tipo genial) (Bill Forsyth, 1983) tuvo mucha influencia en ella, en el tipo de atmósfera. Algunos elementos como esa especie de calipso que compuso David Schwartz, le daban un tono encantador desde el comienzo de cada episodio". Anteriormente, había trabajado junto a David Chase en la serie Almost grown (Crecer en pareja) (Universal Television, 988-1989), que ella considera "una buena serie, pero que fue cancelada demasiado pronto", mientras que éste acabó como guionista en Doctor en Alaska, que según Robin Green, "era una historia que no le gustaba nada". 

© Crossover Series 

David Chase comenzó a desarrollar Los Soprano (HBO Max, 1999-2007) y rodó tres pilotos para HBO: "Los tres eran buenos, eran simplemente muy buenos", afirma Robin Green, quien se convirtió junto a su marido, Mitchell Burgess, en los primeros guionistas que escribieron para la serie. "La primera temporada la rodamos durante un año sin que se hubiera emitido ningún episodio todavía, así que realmente no sabíamos cómo iba a funcionar. Pero nos daba igual, fue muy divertido". En el libro ella menciona que David Chase le preguntó qué pensaba de la serie y le contestó: "Creo que puede cambiar la televisión para siempre o hundirse en lo más profundo como una piedra". Algunos meses después del estreno en 1999, Eric Harris y Dylan Klebold atacaron el instituto Columbine (Colorado), matando a doce estudiantes y un profesor. Robin Green está convencida de que "si el incidente de Columbine en el que muchas personas inocentes murieron a manos de uno de estos lunáticos con esas ridículas armas que permitimos que tengan, se hubiera producido antes del estreno de Los Soprano, la cadena no la habría emitido. Porque los estadounidenses no habrían aceptado entretenerse con la violencia". Después del éxito, el trabajo fue divertido hasta que la entrada de Terence Winter comenzó a cambiar el enfoque de la historia. "La serie giraba en torno a la posibilidad de que Tony pudiera redimirse de alguna manera, pero se transformó en algo más centrado en la mafia, más violenta y con menos humor del que a mi me había interesado introducir. Terry Winter y David Chase hicieron que fuera una serie sobre la mafia, y a mi eso no me gustaba. Así que me sentí distanciada y David me dijo que era una presencia negativa en la sala de guionistas". Aunque trabajó durante casi toda la serie, Robin Green fue despedida en mitad de la sexta temporada: "Catorce años después David me llamó una noche para lo que creo que era una disculpa, pero en realidad no fue una disculpa en toda regla. Mi marido Mitch me dijo: 'Robin, has conseguido una gran victoria con esta llamada, así que no seas estúpida y acéptala'. Pero yo siento cariño, gratitud y en cierto modo quiero a David Chase". 

La última serie en la que ha trabajado Robin Green junto a su marido Mitchell Burgess ha sido el drama sobre una familia de policías Blue bloods (Movistar+, 2010-2024), protagonizado por Tom Selleck, que crearon juntos en 2010. A pesar de estar aún entre las 10 series más vistas en los canales de transmisión norteamericanos, según los últimos datos de audiencia, el pasado mes de febrero la cadena CBS anunció que cancelaba la serie después de 14 temporadas, aunque todavía quedan por emitirse episodios hasta finales de año. A pesar de su popularidad, no parece ser una historia de la que se sienta especialmente satisfecha: "Mi marido y yo creamos la serie Blue bloods pero es una producción más convencional, una serie tradicional que ha tenido mucho éxito porque hemos llegado hasta la temporada 14, pero realmente no la ve nadie dentro mi círculo de amistades". 

EL ÉXITO DE LOS DRAMAS DIARIOS

La mesa redonda titulada Series diarias. La maquinaria perfecta ha tenido como invitado al guionista de series diarias como Amar es para siempre (Antena 3, 2013-) Borja Glez. Santaolalla (1982, Bilbao), co-creador de #Luimelia (Atresplayer, 2020-2021) y de la dramedia 4 estrellas (RTVE, 2022-2024), la primera serie diaria producida por Good Mood de Daniel Écija para el access prime-time (franja de media hora antes del prime-time) que ha confirmado su tercera temporada. Los 67 nuevos episodios la llevarán hasta las puertas de los Juegos Olímpicos y a partir de ahí no está claro su futuro, ya que el fichaje de David Broncano ocupará su espacio después del verano. Diego Soto (1972, Vitoria), uno de los guionistas que se incorporaron a 4 estrellas, escribió el guión de la película Vulcania (José Skaf, 2015) y está ligado a la gestión de redes sociales de Warner Televisión, siendo el responsable de la estrategia digital de Vota Juan (HBO Max, 2019) y Vamos Juan (HBO Max, 2020). Aunque no se trató en esta mesa redonda, ya comentamos en nuestras crónicas de Séries Mania que los dramas diarios están llamados a ser uno de los posibles formatos acariciados por las plataformas de streaming para fidelizar suscriptores, y de hecho Disney+ España anunció el estreno en otoño de la serie diaria Regreso a las Sabinas (Disney+, 2024-). Precisamente, Borja Glez. Santaolalla apuntaba esta capacidad de fidelización: "Yo creo que las series diarias tienen algo culturalmente que se asocia con el folletín, y que venía de la radio. El concepto de cliffhanger que hemos visto en las series de prime time lo incorporaron en las soap operas. Hay algo de conexión y fidelización con el gran público que no lo tienen otras series. Eso se vio hace tres o cuatro veranos cuando Antena 3 emitió una telenovela turca en prime time, la troceó como si fuera una serie semanal, y les funcionó muy bien".  

4 estrellas (RTVE, 2023-2024)

El concepto de maquinaria encaja perfectamente con un sistema de producción que está muy estructurado porque necesita rapidez y poco presupuesto. Aunque los participantes apuntaban que cada episodio de una serie diaria puede costar unos 80.000 €, lo cierto es que en 4 estrellas cada capítulo tiene un coste de 110.000 € en esta tercera temporada, tras haber sufrido un recorte con respecto a las anteriores. El equipo de guionistas que coordina Borja Glez. Santaolalla se divide en dos: "Siempre funcionamos igual, está el equipo de escaleta y el equipo de diálogos. El primero se reúne los lunes y saca las noventa secuencias que van a conformar los cinco capítulos de la semana. Cada episodio se reparte entre los escaletistas para que elaboren la escaleta (tratamiento sin diálogos) y se envía a los dialoguistas el viernes para que comiencen a escribir los diálogos, unas 10.000 palabras". El guión pasa después por los coordinadores, que terminan de ajustarlo y acaban el día de rodaje en el guionista de plató, una figura que no existe en todos los proyectos. "El guionista de plató es el que menos cobra pero el que tiene un trabajo más difícil, porque tiene que hacer los últimos retoques y adaptarlos a las necesidades de los actores", comenta Santaolalla. En una serie diaria como 4 estrellas trabajan entre dieciséis y dieciocho guionistas en total. 

La apropiación de créditos es una de las polémicas más recientes en torno al trabajo de los guionistas, lo que se puso de manifiesto en el estreno de la serie Operación Barrio Inglés (RTVE Play, 2024), que la cadena pública emite los domingos a partir de este fin de semana tras el mal resultado de audiencia y dos semanas sin que pareciera que supieran qué hacer con ella. Una de las guionistas de este proyecto que nació en 2018, Virginia Yagüe, presidenta de la entidad de gestión de Derechos de Autor (DAMA), denunciaba en la red social X la aparición en los títulos de crédito de los productores Gonzalo Crespo y Pilar Crespo como Creadores de la serie, cuando ellos no habían escrito una sola línea de guión. Algo parecido había hecho en 2023 el mismo Borja Glez. Santaolalla, que es miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Guionistas ALMA, quien a través del perfil del sindicato en X también denunció la presencia de Daniel Écija, fundador de la productora Good Mood, como guionista en los créditos del primer episodio de 4 estrellas. La posición del Sindicato es que "solo si escribes puedes firmar como guionista. Si das notas, opinas o exiges cambios, eres otra cosa". Desgraciadamente, no se trató este tema en el panel, más enfocado a las anécdotas, pero González Santaolalla apuntó que "al título de creador, como suena muy bíblico, todo el mundo se apunta: los directores, los productores... Pero hay que tener claro que lo que hacemos nosotros es la primera piedra del proyecto". Una de las últimas ediciones de Esto ya se ha hecho (2024-), el podcast del sindicato ALMA, estuvo dedicada al tema de la visibilidad, otra reivindicación que está tomando fuerza, y a la que Borja Glez. Santaolalla se refirió: "Nosotros pedimos que los guionistas también estén en las alfombras rojas, que puede parecer algo muy frívolo, pero esa visibilidad ante los medios de comunicación nos permite que nuestro trabajo se reconozca como una parte importante y tener una posición de mayor fuerza cuando negociamos nuestros contratos".  

INTIMIDAD SEGURA

La coordinación de intimidad surgió en los medios audiovisuales a partir del movimiento #MeToo después del escándalo de abusos relacionado con el productor Harvey Weinstein en 2017, aunque dos años antes Alicia Rodis y Tonia Sinia habían fundado Intimacy Directors and Coordinators (IDC), una organización sin ánimo de lucro que pretendía que se establecieran estándares de seguridad para las escenas íntimas en cine, televisión y teatro. HBO fue la primera productora que incluyó un protocolo para el rodaje de escenas de intimidad, siendo The Deuce (HBO Max, 2017-2019) la primera serie en la historia que contó, a partir de su segunda temporada, con una coordinación de intimidad. Le siguieron otras productoras como Netflix, cuya primera serie en la que se acreditó a una coordinadora de intimidad fue Sex education (Netflix, 2019-2023). Se trata de una figura nueva que en algunos países como España no está regulada en cuanto a qué tipo de formación deben tener los coordinadores de intimidad, y a veces es considerada una función intrusiva. Una de las anécdotas más conocidas es cuando Tony McNamara, el creador de The Great (MGM+, 2020-2023) expresó su malestar: "Había una interrupción constante que molestaba a los actores porque siempre les preguntaban: '¿Estás bien?' en medio de las escenas. Nuestros actores decían: '¿Puedes dejarnos actuar?'". Algunas actrices también han manifestado cierta incomodidad, como Toni Collette cuando comentó que "simplemente sentí como si esas personas que vinieron para hacerme sentir más cómoda en realidad me hicieran sentir más ansiosa. No me estaban ayudando".

Crossover Series ya dedicó el año pasado una mesa redonda a hablar sobre el rodaje de las escenas de sexo, aprovechando el estreno de la serie Nacho (atresplayer, 2023). En nuestro país, la coordinación de intimidad surgió de una manera improvisada, con un precedente en la miniserie Instinto (Movistar+, 2019), cuando se utilizaron bailarines para realizar una coreografía en una escena que se desarrolla en un club de sexo en el que se practica una orgía. Pero la primera empresa dedicada de forma profesional es IntimAct, fundada en 2021 por las actrices Lucía Delgado y Tábata Cerezo, después de conseguir una certificación dentro del programa Grow Creative (Fondo para la Creatividad Inclusiva) desarrollado por Netflix. El panel Sexo, Intimidad y redes sociales ha contado con la participación del actor Diego Rey, uno de los protagonistas de Red flags (atresplayer, 2024), una interesante producción poco promocionada por Atresmedia que aborda temas relacionados con la sexualidad tóxica en la adolescencia. También participaron las fundadoras de IntimAct, que han trabajado en la coordinación de intimidad de esta serie, en la que hay una escena de violación en el primer episodio, que insisten en la necesidad de formarse continuamente en diversas especialidades: "Teoría del consentimiento, trauma, trabajo con menores, resolución de conflictos, primeros auxilios de salud mental porque, aunque no somos psicólogas, tratamos temas sensibles", comentaba Lucía Delgado. "Para nosotras es de vital importancia que las personas que se dedican a esto estén correctamente preparadas, porque tenemos una gran responsabilidad", según Tábata Cerezo. "Es un rol que está en un lugar muy delicado de mediación de información dentro de una dinámica de poder". 

Red Flags (atresplayer, 2024)

Ambas reconocen que su experiencia en el terreno de la interpretación les ha ayudado a ejercer esta profesión: "Creo que ayuda mucho, pero sobre todo tener un dominio del cuerpo y del lenguaje del cuerpo, porque la manera que tenemos de ayudar a los intérpretes proviene de entender qué está ocurriendo en sus cuerpos. El sexo es algo que hacerlo técnicamente simulado requiere de una destreza física". Pero todavía hay algunas lagunas en la industria audiovisual española: "No es obligatorio exigir una coordinación de intimidad, pero los intérpretes deberían incluirlo en sus contratos. A finales de mayo se va a publicar una Guía que creo que puede establecer un marco de referencia sobre lo que podemos esperar como industria. Es una guía que nace desde la Asociación Española de Coordinación de Intimidad y que la vamos a presentar de la mano de otras asociaciones del audiovisual". IntimAct ha ido creciendo hasta tener sedes en Barcelona, Bilbao y próximamente en Portugal, después de tres años de intenso trabajo, como comentaba Tábata Cerezo: "Hemos trabajado en muchos proyectos, pero Zorras (atresplayer, 2023) fue muy desafiante, porque las escenas íntimas marcaban el tono de la serie. Y además teníamos escenas dificilísimas, como un trío rodado en un plano secuencia de doce minutos". La coordinación de intimidad es una figura que está adquiriendo cada vez más importancia en el mundo audiovisual y en el teatro, quizás menos en España, donde se relaciona más con el cine y la televisión. A pesar de que a veces no se entiende su relevancia real, algo que algunos actores tienen más claro. En una entrevista reciente, el actor Ewan McGregor justificó el hecho de contar con una coordinadora de intimidad para las escenas íntimas con su propia esposa, Mary Elizabeth Winstead, en la serie Un caballero en Moscú (SkyShowtime, 2024): "Aunque sea tu esposa, es necesario, porque estás rodeado de un equipo, y resulta extraño estar desnudo frente a la gente, es extraño tener intimidad frente a la cámara. Si estuvieras haciendo una escena de baile, contarías con un coreógrafo. Es una parte importante del trabajo ahora, porque es alguien que se encuentra entre el director y los actores" (RadioTimes, 23/3/2024). 

Todos los encuentros se pueden seguir en directo y visionar posteriormente en el canal de YouTube Crossover Series Festival

ESTRENOS EN CROSSOVER SERIES
 

Un revés inesperado

Australia, USA 2024 | 7x60' | SkyShowtime | ★☆☆☆ 

Creada por Melanie Marnich | Dirigida por Chris Sweeney, Dawn Shadforth

Séries Mania '24: Mejor Actriz (Annette Bening)


Presentada en Crossover Series el mismo día que estrenaba su primer episodio en la plataforma, Un revés inesperado (SkyShowtime, 2024)  consiguió en Séries Mania el premio a la Mejor Actriz para Annette Bening, que posiblemente es lo mejor de este irregular drama con toques de misterio creado por Melanie Marnich habitual colaboradora suya de Zal Batmanglij, con el que ha trabajado en guiones para proyectos como The OA (Netflix, 2016-2019) y Asesinato en el fin del mundo (Disney+, 2023-), aunque la historia a la que más se parece es The affair (SkyShowtime, 2014-2019) en la que también fue guionista. Desde el comienzo, Un revés inesperado muestra algunas de sus flaquezas, con una secuencia de inicio en la que vemos al personaje de Joy Delaney (Annette Bening) paseando en bicicleta con una cesta de manzanas el mismo día que desaparece, aunque su familia no comenzará a tomárselo en serio hasta unos días después. Por un lado, su marido Stan (Sam Neill) no parece especialmente preocupado y tiene una sospechosa cicatriz en la mejilla, mientras que sus hijos Troy (Jake Lacey), Logan (Conor Merrigan Turner), Brooke (Eesie Randles) y Amy (Alison Brie) ni siquiera contestaron al teléfono cuando Joy les llamó el día que desapareció. Con una estructura narrativa de dos líneas temporales, el espectador descubre los secretos familiares (en realidad, casi todos son infidelidades) a través del relato de su relación con la madre. 

El trabajo de Annette Bening es particularmente notable porque su personaje está casi siempre descrito desde el punto de vista de sus hijos, y de hecho cada uno de los episodios centrales lleva el nombre de uno de los miembros de la familia Delaney. El matrimonio formado por Joy y Stan acaba de retirarse después de gestionar una escuela de tenis durante muchos años, en la que también ha habido fricciones sobre la manera en que algunos de los hijos no ha podido desarrollar una carrera deportiva. Pero el elemento principal de misterio no es solo la desaparición de Joy, sino la irrupción dentro de la familia de Savannah (Georgia Flood), una joven que aparece una noche tras haber tenido aparentemente un accidente de coche provocado por su novio maltratador, y que acaba viviendo en la casa y desestabilizando la ya de por sí poco tranquila vida familiar. Es un personaje intrigante al principio pero que se va haciendo progresivamente más previsible (efectivamente, acabará teniendo una relación prohibida con un miembro de la familia... o dos). La serie está llena de lugares comunes y de recursos simbólicos pobres, como cuando estalla un huracán en el episodio Brooke (T1E4), que por supuesto es una metáfora de la tormenta interior de la familia. Basada en el libro Un revés inesperado (2021, Ed. Suma de Letras), de Liane Moriarty (1966, Australia), autora también de las novelas en las que que se han basado Big little lies (HBO Max, 2017-2019) y Nine perfect strangers (Prime Video, 2021-), a veces puede recordar a aquellos en la descripción de esos entornos de alto poder adquisitivo pero moralidad dudosa. La guionista Melanie Marnich ha reconocido su inspiración en el estilo de la primera, algo que el director Chris Sweeney, menos inspirado que en la primera temporada de El turista (HBO Max, 2022-2024), se encarga de reforzar en los primeros episodios de una historia que tiene un desenlace tan absurdo como lo era en la novela, lo que acaba redoblando la debilidad de un estudio de personajes que se inicia con cierta ambigüedad pero se desarrolla con escasa credibilidad. 


Marbella se estrena en Movistar+ el 2 de mayo.
Las largas sombras se estrena en Disney+ el 10 de mayo. 
Without sin: Libre de culpa se estrena en AXN el 11 de mayo.
______________________________________
Películas mencionadas: 

Local hero (Un tipo genial) se puede ver en acontra+, FlixOlé y Movistar+.